发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

转:说说几个不同品牌钢琴的声音特点----名琴聆听记趣 [复制链接]

查看: 4484|回复: 16
1#
当今最著名的钢琴很多,我们可以听到有:斯坦威(Steinway & Sons)、贝森多夫(Bosendorfer)、法奇奥里(Fazioli)和贝切斯坦 (Bechstein)。在过去的一年里,也许是我的执着感动了上苍,结果很幸运、也很意外地都能在现场认认真真听过至少一次。

一个老话题立即涌了出来,这些名琴他们的声音有什么区别,到底谁的声音更好听?

前些日子,我看到有人对其中三种琴声作了描述,尽管他的描述与我的现场聆听感受很不一样,但我觉得还是有必要先简要概括他人的描述,略做一点介绍如下。

斯坦威对音色追求近乎变态的,出场之前都要经过苛刻的检查,以确保每一架斯坦威钢琴都有一种独一无二的声音。从音色上说,斯坦威的声音很难用语言来表达,感觉是一种雍容华贵,极具帝王气质的声音。每当人们第一次听到斯坦威的声音,无不为其高贵的气质所折服。斯坦威的钢琴低音浑厚无比,中音温暖而宽厚,高音明亮而华丽。但是就中音来说,斯坦威是最出众的,具有很强的感染力和表现力,不过笔者认为最有杀伤力的还是斯坦威那种天生的帝王气质。

贝森多夫采用和斯坦威不同的标准,因此,音色侧重上也有所不同。贝森多夫的声音含蓄,但是极具底蕴。可以很明显地听出是德奥系的声音。贝森多夫最有特点的地方在于低音区域,其在低音区音色清晰而圆润,而且不失浑厚。可以营造一种奇特的音色氛围。不少钢琴家称其为“意境深沉,含蓄不发”。感觉大有“重剑无锋,大巧不工”的意思。


关于斯坦威和贝森多夫琴声的差异,有位朋友专门从杂志上摘录了一段琴声对比的文章,很值得一读。

“美国产斯坦威和欧洲产还是有区别的,前者的音质明亮一些,后者则圆润些。大多数钢琴家都说它的钢琴能适应多方面的要求,音质纯净而音域宽广,高音明亮,低音饱满丰富。很多钢琴家不认为贝森多夫琴比得上斯坦威琴那么面面俱到,但它的低音至中音部分声音丰满,高音部音色甜美而绝不带金属声,这些都可与斯坦威相比。贝森多夫琴也是演奏莫扎特和舒伯特那些优雅的维也纳风格作品的理想乐器。钢琴家巴克豪斯在一篇著名的谈话中提到,他发现贝森多夫琴具有自己独特的弹奏效果,它对钢琴家在声音和触键方面的任何意图都完全顺从顺。”

非常谢谢这位朋友的关心!这本杂志我没有订阅了,转摘的文章也是第一次读到。但我觉得这是一个真正听过、也认真比较过二种琴声的人说的,或者说他与我听过后的感受很相似。我尤其欣赏他说的这二句话:

大多数钢琴家都说斯坦威能适应多方面的要求,音质纯净而音域宽广,高音明亮,低音饱满丰富;很多钢琴家不认为贝森多夫比得上斯坦威琴那么面面俱到,但它的低音至中音部分声音丰满,高音部音色甜美而绝不带金属声,这些都可与斯坦威相比。

特别注解一下这句话的含义:高音部音色甜美而绝不带金属声,这些都可与斯坦威相比。说的更准确点,贝森多夫就是声音非常圆润,感觉高音似乎少了一点,其实未必是少了。

斯坦威的高音带有非常明显的一种特殊的金属声,显得声音很开扬。如果以人声来比喻,一个是壮年人发出的声音,一个是青年人发出的声音。从表现音乐来说,德奥的作品用贝森多夫的琴很好听,但很多的作品,尤其是现代作品用斯坦威更合适,他的表现力更全面。所以,我要补充的是,其实唯有高音的金属声不可比斯坦威。

欧洲琴都有个大特点,就是感觉很沉重,弹奏时间长了显得很吃力。贝森多夫的琴也是这样,比较沉,很多人弹不动。法籍越南钢琴家邓太松弹奏贝森多夫,琴声异常靓美,国内没有钢琴家可以发出这种靓声;旅美钢琴家许斐平身前就坚决拒绝用他录音。在一次音乐会结束后,我请在场一位学琴的男孩子试比较过他家的雅马哈三角琴与他的不同。男孩子很惊讶问,为什么这架琴特别重?童言无忌,他的问题引得哄堂大笑。

我这么说,引起一位朋友的怀疑:他说无论如何都是顶尖的名琴,如此难弹,缺陷如此明显,难道还不如“雅马哈”或“珠江”更能反映钢琴的本质声音?

这位朋友误解我的意思,说难弹,不是说他有多少明显的缺陷!这里说的难是与其他的琴比较而言说他的琴键显得沉,触键比较费劲。不是说没有一点声音,而是发出的琴声不堪入耳,缺少了美感,没有反映钢琴的本质声音。如果学习时都是用“雅马哈”“卡瓦依”这类的钢琴,以后一定弹不好真正的好琴。因为习惯了那些“轻浮”琴的感觉,往往控制不住这些好琴的声音。不要说贝森多夫这么沉的琴,我第一次试斯坦威的演奏琴,也是觉得弹了几乎没声音。

听过贝森多夫的朋友,一定不敢再说什么“最有杀伤力的还是斯坦威那种天生的帝王气质”这样的话。什么叫帝王气?请好好听一听贝森多夫吧!他的高音之靓,可以说是自然、甜美、润泽,基音和低音的泛音都十分突出,低音特别厚实,光是他独门多出来的那四个低音黑键,发出的可不是一般的气概,他显示的英雄气概是真正的王气,无人可比;请记住,贝森多夫的琴声,自1850年以来就约享有“维也纳音色”的美誉,它更因为经受了李斯特的“暴风雨”的洗礼,名扬天下,他最著名的演奏琴290se就称做“帝王”!

有人说从席夫、彼得森的唱片中仔细听过二种琴声不同,感觉正是贝森多夫的高音更圆润,有种玲珑的感觉。而斯坦威明亮些。因此有人猜想在发烧录音中可能贝森多夫的声音更讨好人!不管如何,肯定说贝森多夫比斯坦威更靓声也好,不同意的也好,关键要看演奏的作品是什么,一味强调汹涌澎湃的作品,当然还是要斯坦威更靓,这个也是斯坦威全面表现的拿手戏。

发烧录音中,那种钢琴的琴声录音更靓不好说,开始也感觉很少听到贝森多夫的录音,可能更不好捕捉他的声音之美?其实是我们的资讯不灵、视野不宽。贝森多夫还是有些发烧等级的录音,如MIT出的“动态琴皇”,PMG 出的那张的“Naum Starkman 弹肖邦”等。贝森多夫最好的的琴声录音,我认为是Phlilps录的“布伦德尔在萨尔茨堡独奏音乐会” 那张碟片,几乎可以说不仅是贝森多夫最好的录音之一,也是钢琴现场录音的第一天碟。

有人说1828年在维也纳设立的贝森多夫钢琴厂,现已为美国的Kimball公司所有。即使如此,金色大厅的音乐会还是继续用他。




豪华漂亮的意大利名琴法奇奥里终于也走入我的视听线了。他的声音非常“年轻”,历史也非常年轻,1978年才创立。他的琴声非常艳丽,色彩的变化很大,难怪总有人说法奇奥里与生俱来具有地中海浪漫的气质,。

法奇奥里这些年来,陆续得到了一些钢琴家的大力推荐,甚至被人誉为是“数码录音的最佳用琴”;“音色性感撩人,在近距离内具有很强杀伤力和穿透力,少男少女禁不起这种声音的诱惑,很难春心不动。”
听法奇奥里,让我情不自禁联想起的是地中海的阳光,他的变化似乎比地中海还要婀娜多姿。琴声最大优势是,高音清脆而明亮。特别令人难忘的是琴声的流畅性,就像大海的波浪,衔接非常柔顺自然。如果演奏德彪西等人的作品用这个琴,的确太迷人了!

我觉得用他演奏很多抒情小品、室内乐,都是最好的用琴,但德奥作品可能不大适合,即使是舒曼等人的钢琴作品,可能也会少了点那种隽永的高贵味道。对于现代的轻音乐,爵士和New Age,法奇奥里能够很好的表现,市场上升势头极快,偏爱者认为他大有成为新一代盟主的意思。




凡是名琴,似乎都有独门绝技。法奇奥里琴也有自己独门绝活,他有四个踏瓣,就是在最左边的位置,比其他钢琴多了一个叫“柔音”的踏瓣。当你用脚踩这个踏瓣时候,整个键盘会降低一半的高度,这样使用起来,琴键触击到底部的距离就减少一半,力度受到限制,发出的声音因此受到限制,琴声听来显得柔顺了不少。为了避免演奏家误踩这个踏瓣,他的位置设置的与其他三个踏瓣距离较大,不是向前伸出的踏瓣,而是特意向左侧外面弯曲。所以,当我看到《音响论坛》上有人曾经对他的描述时,我立刻想到这位写手本人,其实并没有实际注意过这个细节。

法奇奥里琴听来让人激动和兴奋,就像意大利的音响产品,比如世霸音箱,他的声音色彩浓郁,音色十分华贵。在一场音乐会开始前,我与练琴的演奏者交流时,演奏者对他的琴声赞不绝口。由于兴致太高,演奏者一再放弃休息和消费点心的时间在琴上过足琴瘾。按这位演奏者的描述,他的声音歌唱性显得特别突出,琴键触感特别好,显得非常顺手。他的音乐会演奏琴F308,号称是目前世界上尺寸最大的钢琴,总长308CM。可惜我在现场聆听时没带相机,不能提供照片了。

如果还要列举国际上影响较大的著名钢琴,那一定少不了贝切斯坦。贝切斯坦的琴的历史和斯坦威一样,都是1853年。这个琴对于年纪大一些的朋友并不陌生,他也是除了斯坦威以外,在国内知名度较高的欧洲琴,据说还是傅聪先生现在家里的二种钢琴之一。在现场听傅聪先生弹贝切斯坦,不论练习和演奏,琴声都给我美妙之感受,很难挥去啊。那种纯净又不干涩,安静又不轻浮的声音,的确是颗粒感与重量感的一致。为了凑个数,我大胆地把他也列为入欧美的四款名琴了。

我总觉得他的声音,明显不同于其他的名琴,他的高音透彻而纯净度极高,低音的基音色彩很浓,有一种独特的美感。我很愿意把他声音的取向联想到施奈德汉那样的维也纳学派小提琴声音:天生富有那种贵气,让你很想去拥有他的声音。




如果要比喻他与其他名琴的声音不同点,我想似乎可以用四个方向来表示,尽管不一定非常准确,但更容易让大家明白。即斯坦威(Steinway)是东方希望和未来,贝森多夫(Bosendorfer)像西方神秘和神圣,法奇奥里(Fazioli)总有南方的阳光和浪漫,贝切斯坦(Bechstein)少不了北方的大气与单纯。




说到钢琴的名琴,不能不提那些知名的欧美名厂名琴。其中德国的名琴真是不少,如1853年创立的德国名琴布鲁兹纳(Bluthner),琴声特点是玲珑典雅,略带暖意,曾经是欧洲最大的钢琴厂,他与Bechstein和 Bosendorfer 并称为欧洲钢琴“3 B”。

1885年创立的希米尔(Schimmel )是目前欧洲最大的钢琴厂,这家德国厂,产品做工精细,标准苛刻,价格适宜,它也是欧洲一些名琴的主要配件提供厂家。

名声与Bechstein、Bosendorfer相当的,还有葛洛特里安(Grotrian) 这个德国著名钢琴,此外还有1849年创立的赛乐尔(Seiler) ,1819年创立的沙儿特(Sauter) ,1859年创立的奥古斯特·弗斯特(August Forster) ,以及霍夫曼(Hoffmann)等名琴。仅德国布伦瑞克(Braunschweig)一个地方,就生产有斯坦威格(Steinweg)和希米尔(Schimmel)等一批著名品牌的纲琴,因此被誉为“钢琴城”。

法国琴的名声独树一帜,其中最有代表的是1795年的法国名琴普莱耶尔 (pleyel), 因为肖邦用他举办沙龙音乐会而名声雀起,被认为是演奏肖邦作品最佳的钢琴之一;另一家法国名琴鲍德温 · 乌尔欣(D·H·Baldwin & L· Wulsin) 1900年获法国政府颁发的荣誉十字奖章;还有1796年制造的法国名琴萨巴斯汀 · 伊拉德(Sebastian Erard)都非等闲之辈。

一些最著名品牌的钢琴,在业界可谓名声如雷贯耳,如1752年制造的布罗德伍德(Broadwood Sons),号称是英国、甚至是世界上最好的钢琴。他们接受过贝多芬的的提议,加强了琴声共鸣;正是这个琴,激发贝多芬完成了著名的29号"槌子键琴"奏鸣曲。现在1824年开始制造的“布罗德伍德”琴早已成为收藏家的宠物。

与贝森多夫同属于奥地利名琴佩卓夫(Petrof )钢琴,创立于1864年,一战后领土划归捷克,从此变为捷克国宝。 1854年创立的M&H是美国钢琴名厂之一;波音(Balawin )则是美国最大的钢琴制造厂;还有1853年制造的查克林(Chickering),曾被誉为是美国最好的钢琴;1893制造的美国爱奥里安(Aolian)也是知名度不低的名琴......

这么多知名钢琴,有的不生产了,但很多仍在生产。可惜啊,我们都无缘分一睹它的美声!

如果按市场的角度,众多名琴中,第一不能不说是斯坦威,第二就不能不提日产的雅马哈(Yamaha)和卡瓦依(Kawai)这二个品牌。日本钢琴的知名以及大家对他的了解,更多的是从世界各地那些大大小小那些赞助性演奏活动中而来的。

雅马哈1887年就已经开始制造钢琴,过去我也认为他的出名是搞赞助活动,其实他的名声第一招,是打造钢琴的高贵外形。据说正是他们大胆地把传统的原木钢琴,刷上黝黑亮发光的油漆,从而在视觉上把钢琴打扮的成了高级古董艺术品,大大提高了钢琴的身价。

有关这项技术,我一直认为这是东洋人窃取了我国传统工艺美术脱胎油漆的秘诀,并非雅马哈他们的创造发明。因为从二个事物的发展时间上就可以看出来。很遗憾,现在大家习惯叫钢琴漆,不是中国脱胎漆。这种油漆其实改变了原木钢琴的声音,不少著名的钢琴家都认为,这种改变,把原本更靓声的钢琴变得琴声不够好听了。

日产的雅马哈(Yamaha)和卡瓦依(Kawai)是目前国内学琴人家最喜爱的钢琴。




我在现场多次听过雅马哈的演奏琴,雅马哈的延音较短,音色明亮,感觉还是通俗的,尤其适合爵士乐演奏。声音最好听的一次聆听,却不是在正式的音乐会演出听到的,而且用的只是中号的演奏琴。他的声音总的说,与欧洲琴很不一样,如果要比较音质,他们的距离似乎不只一点。我想起电视大赛上的青年歌手,不管他们的声音有多美,离评委的距离也很近,也许只有一二步了,可真要迈出这么一二步,还得寄托给辛苦努力后的未来。

对于日产的雅马哈和卡瓦依二个品牌,他们的琴声,大家其实早已形成了一个共识。雅马哈的琴特点是手感轻快、音色亮丽,但琴声的柔软性、流畅性都不如1928年后出现的卡瓦依。我曾经遇到一位中央音乐学院学习钢琴的姑娘,她就明确表示喜好卡瓦依,不仅琴声胜过雅马哈,而且也不像斯坦威那么明亮,尤其是练习时间长了以后,耳朵更容易接受。

去年夏天,旅美钢琴家殷成宗在国内成功策划组织了第二次俄罗斯柴可夫斯基青少年音乐比赛。第一次在日本,就是郎朗获大奖那次。这次据说因为策划组织者是厦门籍,故乡的企业慷慨解囊相助,也有一些日本企业赞助。根据媒体的介绍,比赛之所以最后选择日本钢琴卡瓦依,没有选用国际上那些著名的“好琴”,正是考虑到青少年的力量问题。

如果问我现场聆听名琴的体验,就是二个字:有趣!

直接的联想是,音响系统试听和校声,一定要试试钢琴!

一定不能听你家隔壁的练琴声啊!一定要选张录音好的名琴来做测试!

好好听一听重播的钢琴声,听听不同的名琴声音的差异性,不仅有趣还有意义!
分享 转发
TOP
2#

斯坦威一直是我心中的钢琴之王
TOP
3#

把沙发放在皇帝位上好好听!
TOP
4#

学了8年琴,从来没弹过好琴,最好的也就是台Yamaha的小三角。
TOP
5#

最大的钢琴

走进人民大会堂中央大厅,就会看到一架巨大的星海牌钢琴,据称这是世界上最大的钢琴。

从人民大会堂东门拾级而上,进入中央大厅,巨幅的报春图前,摆放着这架长440厘米、宽172厘米,重达2吨的超大型三角钢琴。

[upload=jpg]Upload/2005971720360946.jpg[/upload]

1959年,周恩来总理在视察人民大会堂工程时发现,为万人大礼堂配置的钢琴显得较小,于是建议能否特制一架与舞台比例相称的大型钢琴。北京钢琴厂接到任务后,组织攻关,克服了许多难以想象的困难,在不到80天的时间里就制作完成了这架超大型钢琴。

[upload=jpg]Upload/20059717205392004.jpg[/upload]

在庆祝中华人民共和国成立10周年之际,北京钢琴厂献给刚刚落成的人民大会堂的一份厚礼。

在人民大会堂服务处已经工作了20多年的李东方回忆说,20世纪80年代,在人民大会堂举行的一次为残疾人慈善募捐演出中,英国前首相爱德华•希思曾用这架钢琴演奏过。
TOP
6#

这些资料好好整理一下,对于爱乐者真是一道美食。
TOP
7#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
8#

SMERT 在 2005-9-7 17:07:43 发表的内容
学了8年琴,从来没弹过好琴,最好的也就是台Yamaha的小三角。


羡慕!我只有当当LP的听众。
TOP
9#

[upload=jpg]Upload/20059717432276873.jpg[/upload]
1822年埃拉尔德的钢琴击弦机图样

[技师] 我们现在来看看管风琴的机械传动装置。首先通过键盘,手指敲击琴键时,琴键带动这些用橡木做成的连动杆,这是一根细长的橡木条,它连着一根形状像管子一样的连动杆,管子连着活塞。所以,按下琴键之后,活塞就会打开,把气流送到琴管的管嘴。这儿有两个形状相同的气囊,从这两个气囊产生的气流很快就会进入木管,我们把它叫做送风管,气流一直通到风箱。送风管把气流送进风箱之后,演奏者按下琴键的时候,一个小活塞就会打开,这时,空气就会通到管嘴,然后,气流就会进入琴管奏出音乐。就是这样。

18世纪中叶以后,教会势力衰退,音乐走向世俗化,主调音乐兴起。随着古钢琴的普及推广和近代钢琴的崛起,管风琴在音乐史上的风光不再,甚至连音乐大师约翰•塞巴斯蒂安•巴赫创作的管风琴音乐作品也逐渐被人淡忘。19世纪上半叶,德国音乐家费利克斯•门德尔松重新发现和整理了巴赫的作品,巴赫的管风琴音乐再次得以上演。20世纪初,随着科学技术的发展,管风琴的音色和音响进一步被发掘,可以模拟各种音色的乐器。20世纪20年代,在新古典主义思潮的影响下,人们对管风琴的兴趣从模拟性转向了本源性,恢复了管风琴原有的声音,在巴洛克式的管风琴上继续演奏着大师的作品。

古钢琴的诞生与发展,羽管键琴的制造工艺

古钢琴的历史可以追溯到由公元前6世纪古希腊的独弦琴,中世纪的波斯地区出现了索尔特里琴和杜西玛琴,这两种乐器虽然在结构上很相似,却在演奏方式上完全不同。杜希玛琴在18世纪传入中国,成为扬琴。这两种乐器对于后世古钢琴和钢琴的制作都有直接影响。在文艺复兴和巴洛克时期兴盛的古钢琴家族乐器中,按照发音方式,就分有击弦和拨弦两大类。然而,其中最具影响力的还是被作曲家们所钟爱的拨弦古钢琴,也称羽管键琴。

[耶胡迪•梅纽因] 羽管键琴的拨弦,是一种机械性的拨动,也就是通过手指敲击琴键,产生机械运动,发出声音。羽管键琴内部的拨动产生琴弦的振动。这种机械运动使羽管键琴产生美妙动听的音色。羽管键琴的种类很多,有大羽管键琴,还有双键盘羽管键琴,它可以自动地把一个八度合并到另一个八度。因为有两排琴弦,弹奏一个八度带动另一个八度,这样齐奏的时候,由于加了一个八度,声音的强度就更大。

羽管键琴的制作起源于15世纪末的意大利,后来传播到欧洲各国。意大利羽管键琴轻便高雅,属于真正的弦乐乐器,由于这种乐器相当轻巧,所以很容易损坏,要把它装到一个形状像翅膀的盒子里加以保护,随着时代的发展,琴盒的装饰越来越精美,甚至连支架和横档也都做得非常精致。

斯平纳琴是一种小型的单键盘羽管键琴,诞生于15世纪末,兴盛于巴赫和莫扎特的音乐时代;而维吉那琴在16世纪和17世纪的英国皇室非常盛行。当时一些有名的演奏家既为维吉那琴作曲也为羽管键琴作曲。斯平纳琴和维吉那琴两种琴的键盘都不大,它们的琴盖以及共鸣箱的装饰都十分华丽,琴键用名贵的木材制成。

到了17世纪中叶,羽管键琴的制作出现了两大流派,北意大利派和比利时安特卫普的佛兰芒派。佛兰芒派注重结实和厚重,用椴木做的共鸣箱坚硬牢固,能够保证羽管键琴和声的稳定。佛兰芒派羽管键琴又分为几个不同的种类,最简单的一种是音域为四个八度的单键盘羽管键琴,另外还有一种移调双键盘羽管键琴。在乐器的外观上,佛兰芒派羽管键琴的雕刻和装饰别具一格,而且种类丰富,耐人寻味。

和击弦类古钢琴相比,羽管键琴的声音既洪亮又清晰。它既可作独奏乐器,又可作为合奏乐器。在巴洛克时代和古典时代的初期,羽管键琴更成了当时教堂、歌剧院和宫廷乐队不可或缺的重要成员。

17至18世纪虽说是羽管键琴的全盛时代,但是由于人们不能通过手指触键直接改变力量和音色,导致演奏者与乐器之间的关系比较间接,不能充分满足演奏者的主观表达欲望。在18世纪后半叶,古钢琴族乐器终于被新兴的钢琴所取代。

钢琴的诞生,三百年内制造工艺与钢琴音乐的发展

1698年,意大利管风琴制作师巴尔托洛梅奥•克里斯托福里为佛罗伦萨的贵族菲迪南德•梅迪契制作了一架与羽管键琴的外形和结构相似的钢琴。1709年,克里斯托福里又制作了一架能同时演奏弱音和强音的钢琴,从此开始了钢琴艺术的历史纪元。在意大利语中,“钢琴”就是指能同时发出强音和弱音的羽管键琴。后来,克里斯托福里将闲暇时间完全投入在钢琴的革命性发明中,从1709年到1732年逝世为止,他一共做出了25架钢琴。

[耶胡迪•梅纽因]钢琴的前身是击弦古钢琴,而不是羽管键琴,羽管键琴是通过拨动琴弦而发音,而钢琴则是通过敲击琴弦来发音的。用钢琴可以演奏任何风格的乐曲,但不一定能达到真正完美的效果。作为一个小提琴演奏者,我这样说是有根据的,因为琴弦发出的声音不像人的嗓音,人的嗓音可以保持一定的强度不变,而琴弦受到敲击之后,声音会由强变弱。所以钢琴的演奏不能完全达到人声演唱的效果,但是,如果演奏者技艺精湛,也可以演奏出接近人声的音色。当琴弦的声音开始下滑的时候,应当尽量减少间歇,保持声音的连贯和圆润,这样就能演奏出类似人声演唱的音色,要达到这样的音响效果,演奏者必须有超凡的技艺,否则,击弦后声音的强度就无法保持不变。钢琴的质量不仅直接关系到琴弦声音强度的稳定性能,而且影响到演奏的效果。钢琴也是一种和声乐器,因为钢琴具备所有的音阶,可以奏出各种和声,所以钢琴可以演奏各种乐曲。

[upload=jpg]Upload/20059717443216179.jpg[/upload]
保存最早的巴尔托洛梅奥•克里斯托弗里制作的钢琴

为何钢琴是一个重要的自我表达的工具? 著名作家乔治•肖伯纳说:“钢琴是有史以来最重要的乐器发明,它对音乐的重要性,犹如印刷之于诗歌”。16世纪键盘乐器中的王子曾是羽管键琴,但人们对于更具歌唱性的键盘乐器需求激增,人们需要一种可以提供更多音色的乐器。而羽管键琴不能像钢琴那样发出轻柔或响亮的声音,也无法产生回响。当社会逐渐变得世俗,到十八世纪人们希望键盘乐器能如歌唱般地触动人心,而不是仅能播送音乐。很快,顺应时代需求的钢琴产生了。如果说羽管键琴代表巴洛克时代,钢琴则成为古典和浪漫派音乐的象征。

早期的钢琴引起了许多乐器制作师的兴趣,他们对这种乐器进行了改进,但是这种钢琴最终没有得到全面的发展,哲学家伏尔泰曾经说:“制作钢琴和羽管键琴应当是制锅的工匠干的活”。钢琴的内部构造太硬,不便于练习,如果触键太轻,琴槌就不能接触到琴弦,如果触键太重,琴槌则会反弹,造成重复击弦,声音就会很难听。直到克里斯托福里使用擒纵装置之后,才彻底解决了这个问题。虽然克里斯托弗里发明了钢琴,但热衷于歌唱和小提琴的意大利人却对这项新发明不感兴趣。在克里斯托弗里去世后,德国人很快就掌握了钢琴的发展。

管风琴制造师、德国人戈特弗里德•希尔伯曼同时也是巴赫的朋友,一直梦想着制造有很大动态范围的乐器,他奇迹般地发现了克里斯托弗里的琴槌装置的图纸,并付诸实施。18世纪40年代末,菲特烈大帝购买了超过一打的希尔伯曼钢琴,并把它们放置在柏林的皇宫和各处行宫中。在此之前一年,巴赫曾经试弹过希尔伯曼的钢琴,这位羽管键琴和管风琴大师并不喜欢它,但当他拜访菲特烈大帝并再次试弹改进过后的新装置的时候,巴赫宣称它完美无暇。巴赫的钢琴作品是留存最早的钢琴曲目。

1843年,波士顿钢琴制造商琼纳斯•契柯林发明以铸铁型框架制造钢琴的外框,之后不但钢琴持久不走音,其嘹亮的音响还可传遍音乐厅的每一个角落。克里斯托弗里的原型钢琴远比现代钢琴轻巧。现代钢琴以多达两万件的零件,荣登“工业革命之女”宝座,钢琴从此成为浪漫派的乐器代表。在浪漫派时代,钢琴天才们纷纷降生。在德国,菲利克斯•门德尔松出生于1809年,波兰人弗里德利克•肖邦出生于1810年,匈牙利来的弗朗茨•李斯特生于1811年。他们为钢琴创造出一个充满鲜明个性与浓烈情感宣泄的视野。

[upload=jpg]Upload/20059717455642980.jpg[/upload]
1888年斯坦威在纽约的钢琴制造业

音乐创作的发展进一步推动了钢琴制作工艺的进步。从1860年起,人类进入了真正的钢琴时代。英国的乐器制作大师布罗德伍德对方形钢琴的琴弦设计进行了改进,使低音音域更加宽广。同时还用踏板代替了操纵旋钮和膝板。布罗德伍德对三角钢琴也进行了改进,使钢琴的声音增加了强度和共鸣性,但同时又使声音的清晰度有所减弱。19世纪初,法国人塞巴斯蒂安•埃拉尔开始在琴架上使用金属支撑杆。1822年,埃拉尔又迈出了最重要的一步,那就是在钢琴中使用了双重擒纵装置,这就使演奏者能够迅速地连奏同一个音,于是就可以用钢琴来演奏各种旋律。现在的钢琴都是采用双重擒纵装置,因此埃拉尔被誉为“现代钢琴之父”。德国人亨利•帕普也是一位多产的发明家。1826年,帕普想出了一个很有创意的办法,那就是用尼绒垫代替琴槌上的皮垫。此外,三角钢琴和方形钢琴也出现了一些重要的发明,比如琴弦交叉安装,既加长了琴弦,同时又使摆放琴马的位置变得更加合理,而低音琴弦和高音琴弦的重叠,使钢琴获得了更加理想的共鸣效果。

随着社会文明的发展,钢琴在上流社会越来越受欢迎,新的钢琴品牌应运而生。19世纪后半叶,美国的亨利•斯坦威成为令人瞩目的钢琴制造商。工业革命推动了机械制造业的发展,钢琴制作技术又有了新的改进。19世纪中期,德国的钢琴制造业发展迅速,一些历史悠久的钢琴品牌也在积极地进行技术革新,他们制作的钢琴占领了欧洲大大小小的音乐厅。直到1914年,美国的斯坦威钢琴进入欧洲市场之后,才结束了德国钢琴的垄断地位。第一次世界大战爆发之前,德国制造的钢琴以优良的质量闻名于世,英国人则擅长制作用于教学的钢琴,法国的埃拉尔和普莱耶尔两大品牌制造商则主要生产用于演出的钢琴。在那个时代,乐器制造商们不遗余力地改进制作技术,为钢琴注入了更丰富的音色。
TOP
10#

[upload=jpg]Upload/20059717593938816.jpg[/upload]
李斯特在演奏

如果说,小提琴这位“乐器之后”经过帕格尼尼之手荣登音乐圣殿,那么李斯特在钢琴演奏上的成就与帕格尼尼可谓“异曲同工”。在欧洲,李斯特以难以置信的绝技征服了他的听众,极大地影响了当时整个欧洲钢琴界的演奏风格。同时,肖邦隽秀的钢琴演奏使李斯特发现了钢琴音色具有无穷变化的可能性,这使得李斯特意识到钢琴表达丰富情感的巨大潜力。李斯特将这种观念应用到创作中,将大量的交响乐和歌剧作品改编为钢琴曲来演奏,从而大大地扩充了钢琴的应用范围和技术表现的可能性。

十九世纪中叶以后,李斯特的创作进入了全盛时期。他最优秀的钢琴作品,包括15首《匈牙利狂想曲》、《旅行年代》、《b小调奏鸣曲》和两首钢琴协奏曲都完成于这一时期。

[upload=jpg]Upload/2005971802710889.jpg[/upload]
李斯特和车尔尼

李斯特钢琴作品的创作取材范围由诗歌、绘画到雕塑,由泉水到战役,由爱之梦到神话,这种各类艺术的综合也正是李斯特所追求的艺术理想。李斯特的钢琴作品不仅表现了演奏上的炫技性,也体现出作曲家激烈的情感世界。李斯特一生的钢琴音乐大多是火热的性格与诗意的幻想相交织,他的钢琴作品在肖邦奠定的和声基础上更朝着色彩化方向迈进,成为印象主义风格的先声。

19世纪德奥浪漫主义音乐

兴盛于19世纪的浪漫主义音乐在近代欧洲文化艺术史上具有举足轻重的地位。在那个宣扬个性思想感情和艺术感受的时代,浪漫主义的音乐是对人世间喜怒哀乐一切情感最直接的表现。浪漫主义音乐的奠基人是伟大的奥地利作曲家弗朗兹•舒伯特。

舒伯特与音乐大师路德维希•范•贝多芬是同时代的人。虽然他们都在维也纳生活和进行音乐创作,但是,由于两人生活的社会阶层不同,而且没有过任何交往,所以,两人的作品明显地处于两个时代。舒伯特的音乐中所反映的思想情绪与古典时期作曲家那种充满人道主义信仰的音乐有着本质的区别。他的音乐注重个人情感的抒发,将人生看作是一系列情绪的波动。可以说,钢琴音乐中纯粹的浪漫主义气息正是从舒伯特开始的。

尽管舒伯特音乐创作的最高成就在艺术歌曲领域,然而他的钢琴音乐中下笔斐然成章的潇洒与即兴也能给人以想象不到的魅力。舒伯特之所以能不断地吸引世人,就是他那经由“音乐”而呈现出来的“内容”。他的钢琴作品是浪漫主义时代钢琴音乐的起点。

浪漫派的音乐巨匠罗伯特•舒曼是19世纪德奥体系音乐家中最具代表性的一位。舒曼的文学修养深刻地影响着他一生的创作,他的钢琴音乐作品具有许多自传性质或个人日记式的篇章。钢琴音乐是舒曼音乐创作中最重要的方面,是他内心生活的写照。

和舒伯特一样,舒曼对浪漫主义有着敏锐的灵感,他在标题性套曲形式上有着突出的贡献。这种典型的浪漫主义体裁,最适宜让作曲家在内容上尽情挥洒而又不受形式的约束。舒曼的钢琴套曲《童年情景》和《狂欢节》就是这类体裁中的名作。而舒曼唯一的一部《a小调钢琴协奏曲》则表达了对于用斗争换来的幸福的赞美,洋溢着对生活对理想的信心。

舒曼的一生充满了精神上的冲突,理智与狂热始终处于斗争之中,最后心智紊乱,上演了人世间最令人痛苦的悲剧。然而,舒曼的一生却以激烈的心灵冲突,创造出了无数充满魅力的浪漫主义动人篇章。

正当舒曼在浪漫主义的潮流中前进时,欧洲出现了一位反潮流的人物——他要恢复已经失去的古典传统,这个人便是德国伟大的作曲家约翰内斯•勃拉姆斯。1833年,勃拉姆斯出生在德国汉堡的一个市民家庭。十三岁时,他就在演出场所四处奔波,帮助父亲维持家庭生活。此时,年少的勃拉姆斯已开始显露出不同寻常的音乐才华。

[upload=jpg]Upload/200597181388052.jpg[/upload]
勃拉姆斯在演奏

勃拉姆斯早年创作了三首钢琴奏鸣曲和一些钢琴独奏曲,表白了他的艺术理想——在浪漫主义的洪流中恢复古典传统。1853年,年仅二十岁的勃拉姆斯到各地演出。在这次旅行中,他结识了约•阿希姆、弗朗茨•李斯特和罗伯特•舒曼等当时欧洲的著名音乐家。与舒曼夫妇的相识,是勃拉姆斯音乐生涯和生活的转折点。舒曼十分欣赏勃拉姆斯,他发表了一篇题为“新的道路”的乐评,文中对勃拉姆斯的音乐才华给予了高度的评价和热情的鼓励。舒曼写道:“我期望出现一个把时代精神加以表现的理想人物,这个人果然来了。他就是一位名叫约翰内斯•勃拉姆斯的青年。”

由于舒曼的大力推介,勃拉姆斯很快就在欧洲确立了自己的音乐地位,他的创作生涯也逐步走向了黄金时期。尽管勃拉姆斯在艺术观点上倾向于古典主义,他继承并发扬了贝多芬式的古典音乐传统。但在创作中,勃拉姆斯却不可避免地受到了十九世纪欧洲浪漫主义思潮的影响,在他那严谨、庄重的古典主义音乐形式下,更多地流露出了浪漫主义的情感特质和时代气息。

19世纪70和80年代,是勃拉姆斯创作的繁荣期,在此期间,除了交响曲以外,他完成了《第二钢琴协奏曲》等多部力作。晚年的勃拉姆斯悲观遁世,潜心收集和改编民间音乐,专注于室内乐和歌曲的创作。1897年4月3日,勃拉姆斯在维也纳与世长辞。然而,无论是音乐还是个人生活,勃拉姆斯毕生似乎都在追寻着秩序和理性的指引。他节制着内在的情感,在宏大的哲理框架内建构音乐与生命,在一次次情感与理智的内心冲突的释放中,把艺术引向了无尽的崇高。

19世纪末西欧与俄国的音乐/民族乐派

十九世纪下半叶,欧洲音乐局势发生了很大的变化。以德国为主的晚期浪漫主义作曲家把音乐创作的重心转移到了歌剧音乐和交响音乐上,而在已经达到创作顶峰的主流钢琴音乐领域没有太多建树。然而,在西欧的法国和西班牙、北欧的挪威和东欧的俄国,浪漫主义的精神却以另一番景象延续着它的生命力,并形成钢琴音乐的民族乐派,开创了欧洲浪漫主义音乐史上的又一次繁荣。

19世纪下半叶以来,北欧音乐家中对钢琴音乐贡献最大的是挪威作曲家爱德华•格里格。挪威壮丽的自然景观和北欧景色中特有的原始粗犷美在格里格心中留下了不可磨灭的印象,这成为他音乐创作中最直接的灵感来源。格里格的创作显露出强烈的民族个性,他热爱并亲自收集挪威民间音乐,将挪威的民族音乐语言和与浪漫主义精神融于一炉。他的钢琴音乐也因此具有独特的魅力。在格里格的钢琴作品中,最具特色的还是那部脍炙人口的《a小调钢琴协奏曲》。这首作品具有宏大的气魄和浓郁的乡土气息,曾受到李斯特的盛赞,至今仍在各地的音乐会上被广为演奏。

位于东欧的俄国在19世纪中叶以后走出了钢琴音乐的“空白区域”,钢琴作品很快在俄罗斯民间音乐的土壤上生长繁荣,其音乐旋律线条悠长、气息宽广、热情而忧郁。在推动钢琴音乐民族化的进程中,以发扬民族音乐为宗旨的“强力集团”发挥了重要的作用,米利•巴拉基列夫和莫杰斯特•穆索尔斯基创作了深具代表性的作品,《图画展览会》就是其中最为成功的钢琴作品。然而,将俄国钢琴音乐推向第一次高潮的却是彼得•伊里奇•柴科夫斯基。这位十九世纪俄罗斯伟大作曲家的艺术成就在俄罗斯音乐史上占有重要的地位。钢琴音乐在柴科夫斯基的全部创作中所占比重不大,但是,他的《第一钢琴协奏曲》却很受人们喜爱并已成为钢琴协奏曲体裁中的经典名作。他的《第二钢琴协奏曲》虽然没有获得很大的声誉,却也具有浓厚的俄罗斯气息,今天已经被改编为芭蕾舞音乐。

法国的印象派音乐

印象主义音乐是19世纪末在欧洲文化活动中心巴黎萌生的一种新音乐风格,它深受当时印象主义绘画和象征派诗歌的影响,追求刻画实物周围的色彩与光影在瞬间的迷离变幻。因此,在印象派的音乐中,富有色彩效果的和声远比旋律重要。由于钢琴兼有和声以及音色精致变化的功能,又能在琴槌、琴弦和踏板的巧妙组合之中产生奇妙的泛音效果,最能表达云雾水性音响的灵动之感,因而十分适宜表现印象主义的风格。不仅如此,印象主义音乐在听觉感受、观念意识和心灵体验上都超越传统进行了全方位的更新。法国印象主义钢琴音乐作曲家中最具代表性的是克劳德•德彪西和莫里斯•拉威尔。

作为印象派音乐的创始人,德彪西的创作特点与浪漫主义有着直接的承传关系。从他的钢琴作品标题来看,德彪西喜欢把创作寄托于梦幻世界,而这正是浪漫主义音乐的一大特点。尽管德彪西描绘大自然的题材比比皆是,但他并没有像浪漫主义音乐那样借景抒情,而是超然物外,精神遨游在水光山色之中,在虚无缥缈的意境中进入一个忘我无我的境界。德彪西是继肖邦之后的又一位挖掘钢琴内在音响的大师,他打破了调性的束缚,开拓了钢琴音色的微观世界。

与德彪西相比,作曲家拉威尔在钢琴音乐创作风格上有着很大的差异,他在逐渐摆脱印象主义美学思想的约束,回到更古老纯粹的法国传统。拉威尔享有管弦乐配器大师的盛名,敏锐的色彩感大大地影响了他的钢琴创作。如果说德彪西主要从钢琴本身去发掘表现潜力和音响层次,拉威尔则更注重从乐队配器的角度来发挥钢琴音响的色彩性。其钢琴作品以组曲《镜子》、《夜之幽灵》和两首钢琴协奏曲最为著名。

二十世纪苏俄的钢琴音乐

19世纪末20世纪初的俄国,新一代音乐家延续了前辈作曲家们的道路,为俄罗斯钢琴音乐的发展壮大而谱写了大量精彩的钢琴作品。其中贡献最突出的作曲家还数亚历山大•斯克里亚宾和谢尔盖•拉赫玛尼诺夫。在斯克里亚宾全部的音乐遗产中,钢琴作品占有重要的地位。他早年创作深受肖邦的影响,歌唱性的抒情旋律屡见不鲜,集中反映了精神生活中的瞬间感受。而后期的创作却不断地颂扬“自我”是宇宙中心的神秘思想。1910年,斯克里亚宾曾在演奏交响诗《普罗米修斯》时把整个演奏厅淹没到色彩灯光的神秘狂喜气氛中,创造了“神秘剧”的特色。他后期钢琴作品的创作沉迷于这种思维,综合各门艺术的观念,奔向了涅盘般的宇宙音乐。

与斯克里亚宾相比,集作曲家、钢琴家和指挥家于一身的拉赫玛尼诺夫,在音乐创作上更具有传统的浪漫主义特色。拉赫玛尼诺夫钢琴音乐的创作从一开始就深受柴科夫斯基的影响,流露出忧郁低沉的情绪。1900年至1901年之间创作的《第二钢琴协奏曲》的成功,使他获得了世界性的声誉。随后的10年是拉赫玛尼诺夫创作的黄金时期,那段岁月中,除了繁忙的演出活动,他还写出了将浪漫主义精神发挥到极限的《第三钢琴协奏曲》和《第二钢琴奏鸣曲》。在《第三钢琴协奏曲》中,拉赫玛尼诺夫以协奏曲的形式创造了交响曲、交响诗和奏鸣曲所能达到的最强效果。

1918年,拉赫玛尼诺夫定居美国。在那里,他开始狂热地进行专职演奏活动,创作上却无突破。直至二十年代末和三十年代,他才再次提起笔完成了《第四钢琴协奏曲》和《帕格尼尼主题狂想曲》等最后一批钢琴作品,为浪漫主义音乐写上了一个完美的休止符。
TOP
发新话题 回复该主题